29 nov 2011

S. XIX
IMPRESIONISMO
 POSTIMPRESIONISMO

Corriente artística, principalmente pictórica que surge en Europa en el colofón del S.XIX

Su principal fundamento es la de pintar lo que se ve, en la misma forma en que el Artista lo está observando, no distorsionando la realidada

Se caracteriza por plasmar la impresión de lo observado, pretendiendo captar el ambiente de la atmósfera, sensaciones y la visión subjetiva del Artista 

Todo ello queda plasmado en temas de paisajes y escenas al aire libre, como principales escenas 

Los Aritstas se olvidan de la exactitud y la pura realidad a la hora de representar las imágenes permitiéndose fluir en lo que sus ojos perciben en el momento

Artistas Impresionaistas más valorados por
Ruth . Sahara

Éduard Manet
Claude Monet
Camille Pissarro
Alfred Sisley
Auguste Renoi
Edgar Degas
Paul Gauguin
Edvard Munch

 Artistas Postimpresionistas ...

Vicent Van Gogh
Paul Cézanne
Henri Toulouse-Lautrec


19 nov 2011

AUTORRETRATO IMPRESIONISTAS

ÉDOUARD MANET   1832 & 1883

CLAUDE MONET 1840 & 1926

PIERRE - AUGUSTE RENOIR   1841 & 1919

EDGAR DEGAS   1834 & 1917

PAUL GAUGUIN   1848 & 1903

GUSTAVE COURBET   1819 & 1877

EDVARD MUNCH   1863 & 1944

AUTORRETRATO POSTIMPRESIONISTAS

VAN GOGH   1853 & 1890

PAUL CÉZANE   1839 & 1906

17 nov 2011

S.XIX IMPRESIONISMO

MAESTROS FRANCESES DE LA COLECCIÓN CLARK


Del 17 de Noviembre'11 al 12 de Febrero'12


Exposición
"Impresionistas : Maestros franceses de la colección Clark"


Comisario de la Exposición
 Richard Rand


Link


11 nov 2011

TENDENCIAS JAPONESAS ...

GRAN INFLUENCIA EN EL IMPRESIONISMO



Camille Monet con traje japones 1876



El reino de Japón se aisló en 1637 del mundo exterior y sólo mantuvo un intercambio comercial con Holanda y China
La cultura y la religión permanecieron intactas mientras el arte y la ciencia prosperaron durante este periodo
Después de la restauración Meiji en 1868 se firmaron varios convenios comerciales y acuerdos amistosos de importación y exportación con Europa y Estados Unidos

Europa descubrió un Japón desconocido
Fruto del intercambio comercial y de los viajes  llegaron múltiples productos japoneses a Europa
Té, arroz, especias, también objetos decorativos, porcelanas, quimonos y grabados
El arte japonés fue objeto de especial interés en la
Exposición Universal de Londres de 1862

En 1872 en un libro de arte francés se denominó como JAPONISMO a esta novedad y a la  moda que se instauraba en París
La sociedad francesa adoptó el estilo japonés en la decoración, se tomaba ceremoniosamente el té y se fundaron sociedades para estudiar lo relacionado con la cultura japonesa
Los hermanos Goncourt fueron unos grandes defensores de la corriente japonesista desde la prensa contrastándola con la estética griega

Los primeros grabados japoneses llegaron a finales del siglo XVIII como papel de embalaje de productos japoneses
A partir de 1860 estos grabados empezaron a comercializarse en tiendas de productos asiáticos

La estética japonesa cambió la contemplación de la realidad de los europeos, añadiendo un nuevo sentido con una visión decorativa, poética y de la fantasía a la obra artística
Las láminas denominadas por los japoneses “ukiyo-e” eran grabados en madera que representaban paisajes, escenas de la vida cotidiana, historias populares o motivos eróticos

Los grabados se distinguían principalmente por la falta de perspectiva, la ausencia de sombras, presencia de áreas planas con tonos vibrantes, la libertad para componer colocando a los sujetos descentrados, etc…
Estas características influyeron en los artistas occidentales y se adoptaron como una forma de ruptura del siglo XIX y la vanguardia de principio del siglo XX como recursos liberadores de las convenciones académicas

En Japón los cuadros representaban una superficie destinada a la creación en libertad
La falta de perspectivas, el uso del color en las estampas ukiyo-e producían un efecto novedoso en Europa
Manet y Gaugin decoraban sus talleres con grabados japoneses

Claude Monet y Vicent an Gogh coleccionaron un buen número de láminas y en sus pinturas aparecían quimonos o abanicos

Claude Monet estuvo influido,  por artistas japoneses en general, pero las dos referencias principales fueron Hokusai y Hiroshige. La serie de Nenúfares de Monet está inspirada en flores de Hokusai, así como la larga serie realizada sobre la Catedral de Rouen, que Monet sólo pintó desde un mismo ángulo, se podría relacionar con la serie sobre el Monte Fuji, aunque el japonés Hokusai las hizo desde lugares diferentes, a influencia se observa por la forma de representar la atmósfera, el ambiente y la luz que era la intención de ambos artistas 

Water Lilie and Japanese Bridge (1897-1899)

Monet llegó a instalarse en su casa un jardín con un puente japonés, donde realizó numerosos paisajes influido por la impresión que le produjo la colección que había adquirido de grabados japoneses.
Hiroshige, Hokusai o Utamaro fueron los artistas japoneses que ejercieron una mayor influencia

OBRAS DE HIROSHIGE

 El puente Shin-Ohashi en pleno aguacero 1857


 Cien vistas de Edo 1857



OBRAS DE HOKUSAT


La gran ola de Kanagawa




Treinta y seis vistas del Monte Fuji 1830  

El sueño del pescador



Lirios 1837


OBRAS DE UTAMARO



Hinazuru de la casa Keizetsuru – 1794



Shunga

9 nov 2011

IMPRESIONISMO . MÚSICA ...

Impresión, sol naciente {1872} es un cuadro del pintor francés Claude Monet, él dá su nombre al movimiento impresionista
Se conserva en el Museo Mamottan - Monet de París



IMPRESIONISMO MUSCIAL
El impresionismo abrió nuevos horizontes en la música al igual que en la pintura y la literatura en la segunda mitad del siglo XIX sobretodo en Francia. En el aspecto pictórico se desarrolló en París y Normandía en la década de 1860. El impresionismo en la música es posterior y comienza en 1887
Los compositores impresionistas experimentaron con nuevas sonoridades, que contrastaban con las formas del lenguaje musical tradicional como las sonatas o las sinfonías. El timbre {el color} – los instrumentos – predomina sobre la melodía {el dibujo} y aún sobre la estructura global del sonido {la armonía}
El compositor, tiende a suscitar con su música una imagen visual tan fuerte como pueda. La melodía se convierte en algo fragmentado, algo que evoca lo esencial, lo que contribuye a crear una atmósfera sonora, imprecisa, tan imprecisa como la línea en la pintura

Se buscaban nuevas experiencias tímbricas y en la ejecución de los tiempos Claude Debussy, Maurice Ravel, Eric Satie y Camille Saint-Saëns fueron sus mayores exponentes.

Debussy se sumergió en la pintura y en la poesía que alimentaron las impresiones estéticas más intensas. También le influyeron pintores como Turner y Whistler. La poesía de Verlaine que contiene imágenes como el color claro de la luna, la música de las hojas y de la lluvia al caer, la belleza indescriptible del mar, las almas de las marionetas, exaltaron la imaginación musical de Debussy.

Claude Debussy fue uno de los principales propulsores del cambio hacia el impresionismo musical y posteriormente del lenguaje musical en el siglo XX.

Destacan piezas como Prelude a l’Aprés Midi d’un Faune
{Preludio a la siesta de un Fauno, 1894}
y La Mer {El Mar 1903}

La ópera Pélleas y Mélisande le hizo famoso en su época.
Algunos críticos quedaron maravillados por su riqueza sonora mientras otros le consideraron decadente

El Preludio a la Siesta de un Fauno está basado en un poema de Mallarmé. En esta pieza la música evoca las imágenes del sueño de un fauno en una tarde de verano. En el poema, un fauno se pregunta cómo atesorar  mejor el recuerdo del sueño de dos delicadas ninfas. Toca una canción con su flauta consciente de que la música no alcanza a plasmar la visceralidad de la experiencia. La melodía se mantiene estática mientras evoluciona el acompañamiento. Con la mezcla del sonido de la flauta y diferentes sonidos que le siguen se obtiene un auténtico “cuadro musical” en que deja de lado toda la estética establecida y utiliza los recursos según su criterio para expresar las imágenes que dejó en él el poema de Mallarmé.

El Mar
es la obra más claramente impresionista de Debussy

Consiste en la interpretación musical de La Gran Ola de Kanegawa del pintor japonés Hokusai

La composición de Debussy intentaba crear una fusión entre la naturaleza y la fantasía que no fue apreciada ni entendida por la mayoría de gente de su época. Se divide en tres partes, del amanecer al mediodía, el juego de las olas y el diálogo entre el viento y el mar.
El juego con los ritmos y los tonos contribuyen a la expresión de la fuerza del mar.

La libertad de las composiciones de Debussy procedía en parte del encuentro con la música oriental durante la Exposición Universal de París en 1889. Se valió de los efectos resonantes de los gongs de un grupo teatral vietnamita, de las escalas pentatónicas de un grupo de Java, escalas antiguas, básicas que se encuentran en las tradiciones folclóricas de todo el mundo, desde África hasta Indonesia.

Eric Satie  también pertenecía al movimiento impresionista desde el lado más revolucionario y audaz en algunos aspectos. Inició el camino hacia el desarrollo de la música moderna

Alcanzó la liberación del pasado en tres piezas tituladas Gymnopédies http://www.youtube.com/watch?v=atejQh9cXWI

que dejan de lado siglos de complejidad a favor de un lenguaje sencillo y novedoso. En los primeros dieciocho compases de la primera pieza se utilizan sólo seis notas. No hay desarrollo ni transición, se trata de un instante prolongado.

Maurice Ravel desarrolló una analogía musical al concepto de velocidad, intentando que la música reflejara la vida “tal como es”, recurriendo a abundante material folclórico. Añadió un manejo del ritmo cortante, con frases asimétricas en sus composiciones a la vibrante expresión de Debussy.

Especialmente en dos obras queda demostrado el efecto El Bolero http://www.youtube.com/watch?v=Urfjyj4FnUc

y el Trío para piano violín y violonchelo

No es un compositor “de inspiración” aunque sus obras están muy trabajadas y elaboradas. Compuso el Concierto para la Mano Izquierda en homenaje a Paul Wittgenstein {hermano del filósofo} mutilado en la Primera Guerra Mundial

Camille Saint-Saëns pertenecía a una generación posterior y también introdujo nuevos impulsos musicales. El Carnaval de los Animales
http://www.youtube.com/watch?v=mfl-XSjpj88&feature=results_main&playnext=1&list=PL7A812407A0601BA7
es su obra más conocida

La libertad formal, la adopción de influencias extranjeras y folclóricas y otros aspectos de la música del impresionismo se desarrollarán a lo largo del siglo XX hacia una nueva experiencia musical que no hubiera sido posible sin estos antecedentes.

Como apunta Alex Ross
“Los parisienses se encaminaban hacia el mundo brillante y luminoso de la vida cotidiana. Los vieneses avanzaban en la dirección contraria, iluminando las terribles profundidades con sus antorchas sagradas”

Debussy escribía Aborrezco las doctrinas y sus impertinencias”, pero no con la agresividad del revolucionario, sino más bien como invitación al contacto directo y no mediatizado con la naturaleza, siempre buscando

                    

19 oct 2011

GÓTICO

Inicios de la Música Occidental 


Guillaume de Machaut 
1300 ~ 1377

 fue un importante clerigo, poeta y compositor medieval francés.
Machaut fue y es el más célebre compositor del s.XIV.
Compuso en numerosos estilos y formas. Su proyección fue enorme y es históricamente el máximo representante del movimiento conocido como Ars nova.
Machaut motivó el desarrollo del motete y de la canción secular. Compuso la Messe de Nostre Dame en cuatro partes, que es la primera misa polifónica conocida escrita por un solo compositor. Su forma de componer, tanto en su producción religiosa como profana, influyó en numerosos compositores posteriores.
~~~~ . ~~~ . ~~~

Douce Dame Jolie

Second Take Douce Dame jolie, Pour dieu ne pensés mie Que nulle ait signorie Seur moy fors vous seulement.
Sweet, lovely lady for god's sake do not think that I am devoted to any woman but you…
00:04:07
Theo Bleckmann sings Guillaume de Machaut's Douce Dame Jolie using live electronic looping.
Performed at the Tribeca New Music Festival in New York City, May 2008

00:04:42

9 oct 2011

PINTORES OCCIDENTALES INFLUYENTES S.XVIII - XXI

1. PABLO PICASSO (1881-1973)
Picasso es a la historia del Arte un gigantesco terremoto de secuelas eternas. Con la posible excepción de Miguel Ángel (quien centró sus mayores esfuerzos en la escultura y la arquitectura), ningún otro artista mostró tal ambición a la hora de situar su obra dentro de la historia del Arte. Picasso creó las vanguardias. Picasso destruyó las vanguardias. Miró atrás a los grandes maestros y los superó cuando se lo propuso. Se enfrentó a toda la historia del Arte y redefinió de su propia mano la tortuosa relación entre obra y espectador.
2. GIOTTO DI BONDONE (c.1267-1337)
Se ha dicho que Giotto fue el primer pintor verdadero, al igual que Adán fue el primer hombre. Estamos de acuerdo en lo primero. Giotto continuó el estilo bizantino de Cimabue y otros predecesores, pero se ganó el derecho a figurar con letras de oro en la historia de la pintura al dotar a sus obras con una cualidad casi desconocida hasta la fecha: la emoción.
3. LEONARDO DA VINCI (1452-1519)
Para bien o para mal, Leonardo será conocido siempre como el autor de la más famosa pintura de todos los tiempos, la Gioconda o Mona Lisa. Pero es más que eso, mucho más. Su mirada humanista, casi científica, penetró en el arte del quattrocento y la revolucionó con su sfumetto que nadie fue capaz de imitar.
4. PAUL CÉZANNE (1839-1906)
“Cézanne es el padre de todos nosotros”. Esta lapidaria frase ha sido atribuida tanto a Picasso como a Matisse, y ciertamente importa poco quién la dijera en realidad, porque en cualquier caso es cierta. Partiendo de la ola de aire fresco que representó el impresionismo, Cézanne dejó atrás a todo el grupo impresionista para desarrollar un estilo de pintura nunca visto hasta la fecha, que abrió la puerta de par en par para la llegada del cubismo y el resto de las vanguardias del siglo XX
5. REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669)
El fascinante, magnético juego de luces y sombras de sus obras parecen un reflejo de su vida, que pasaba de la fama al olvido mientras su técnica no hacía más que mejorar. Sus autorretratos, de largo los más fascinantes de la historia de la pintura, nos hablan de un pintor sincero y honesto, un maestro capaz de penetrar en la mente del mayor desconocido: uno mismo
6. DIEGO VELÁZQUEZ (1599-1660)
Junto con el anterior, una de las cumbres de la pintura barroca. Pero a diferencia del holandés, el artista sevillano se movió casi toda su vida dentro de la cómoda, pero también rígida, sociedad cortesana. A pesar de ello, Velázquez fue un renovador, un “pintor de atmósferas” casi dos siglos antes que Turner o los impresionistas, y lo plasmó tanto en las colosales pinturas de cámara (“Meninas”, “La fragua de Vulcano”) como en los audaces e inolvidables bocetos de la Villa Médicis.
7. WASSILY KANDINSKY (1866-1944)
Aunque el título de “padre de la abstracción” ha sido asignado a múltiples artistas, desde Turner hasta Picasso, pocos pintores podrían reclamarlo con tanta justicia como Kandinsky. Muchos artistas han conseguido emocionar, pero muy pocos han logrado, además, cambiar nuestra manera de entender el Arte. Wassily Kandinsky pertenece a estos últimos
8. CLAUDE MONET (1840-1926) 
La importancia de Monet dentro de la historia del Arte se ve en ocasiones “olvidada” por el hecho de que ante su obra el espectador tiende a ver solo la irresistible belleza que emana del lienzo, olvidando el complejo estudio que Monet hacía de la pintura (un “defecto” que el propio Monet propició al declarar “no entiendo por qué la gente quiere entender mis pinturas, cuando es suficiente con disfrutarlas). No obstante, los experimentos de Monet, en particular sus estudios sobre los cambios de luz sobre un mismo objeto a lo largo del día, y la cualidad casi abstracta de sus “nenúfares” son un prólogo evidente al Arte del siglo XX.
9. CARAVAGGIO (1571-1610)
El pendenciero y violento Caravaggio está considerado el padre de la pintura barroca, con sus espectaculares juegos de luces y sombras y sus escenas “tenebristas” captadas en perspectivas forzadas
10. JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER (1775-1851)
“Hay un pintor que tiene la manía de pintar atmósferas…”, escribió un crítico de la época sobre William Turner, el más grande paisajista de todos los tiempos. Los experimentos de Turner durante sus últimos años, cercanos ya a la abstracción, están entre lo más adelantado a su tiempo que se haya visto en la historia del Arte
11. JAN VAN EYCK (1390-1441)
Van Eyck es el colosal pilar sobre el que se apoya toda la pintura flamenca de los siglos posteriores, un genio de la precisión, la perspectiva y la meticulosidad, muy por encima de cualquier otro artista de su época, sea flamenco o italiano.
12. ALBERTO DURERO (1471-1528)
El verdadero Leonardo da Vinci del Norte de Europa fue Durero, un genio inquieto e innovador, maestro del dibujo y el color. Es uno de los primeros artistas en representar la naturaleza sin artificios, tanto en sus paisajes como en sus dibujos de plantas y animales
13. JACKSON POLLOCK (1912-1956)
La gran figura del expresionismo abstracto y el pintor que divide el siglo XX entre vanguardias y post-vanguardias. Sus “drips“ del periodo 1947-1952 son uno de los grandes momentos del Arte contemporáneo
14. MIGUEL ÁNGEL (1475-1564)
Seguramente sorprenda ver al que es junto con Picasso el mayor genio artístico de todos los tiempos en una posición tan baja, pero lo cierto es que el propio Miguel Ángel se definía a sí mismo como “escultor”, e incluso su obra maestra pictórica (los frescos de la Capilla Sixtina) está realizada siguiendo criterios más escultóricos que pictóricos. Aún así, una obra maestra de tal calibre es suficiente para garantizarle un puesto de honor en la historia de la pintura
15. PAUL GAUGUIN (1848-1903)
Una de las figuras más fascinantes de la historia de la pintura, su obra se movió entre el impresionismo (que pronto abandonó) y el simbolismo, colorista y vigoroso, de sus obras en la Polinesia. Hoy en día, Matisse y el fauvismo no pueden comprenderse sin la obra de Gauguin
16. FRANCISCO DE GOYA (1746-1828) 
Goya es un enigma. En toda la historia del Arte pocas figuras resultan tan complejas para el estudio como el genial artista nacido en 1746 en Fuendetodos. Inquieto e inclasificable, pintor sin rival en toda su vida, Goya fue pintor de corte y pintor del pueblo. Fue pintor religioso y pintor místico. Fue autor de la belleza y erotismo de La Maja desnuda y del explícito horror de Los fusilamientos del 3 de Mayo. Fue pintor al óleo, al fresco, dibujante y grabador. Y nunca paró su metamorfosis
17. VINCENT VAN GOGH (1853-1890) – Pocos nombres en la historia del Arte son hoy tan famosos como el de Van Gogh, pese al completo olvido que sufrió en vida. Su pintura, vigorosa y personal, es una de las grandes influencias a la pintura del siglo XX, especialmente al expresionismo alemán
18. ÉDOUARD MANET (1832-1883) 
Manet fue el faro del Impresionismo, un revolucionario dentro de una época de grandes revoluciones artísticas. La “Olimpia” o “El desayuno sobre la hierba” abrieron el camino para las grandes figuras del Impresionismo
19. MARK ROTHKO (1903-1970)
La influencia de Rothko en la historia de la pintura aún está por cuantificar, pues lo cierto es que casi 40 años después de su muerte la influencia de las grandes masas de color y emoción de los lienzos de Rothko sigue en aumento en muchas de las primeras tendencias pictóricas del siglo XXI
20. HENRI MATISSE (1869-1954)
La crítica tradicional tiende a considerar a Matisse como el mayor exponente de la pintura del siglo XX junto a Picasso. Quizás sea exagerado, aunque es cierto que el uso casi puro del color en algunas de sus obras influyeron enormemente en muchas de las vanguardias posteriores
21. RAFAEL (1483-1520)
Idolatrado y denostado según gustos y eras, nadie puede dudar que Rafael es uno de los mayores genios del Renacimiento, con una técnica excelente en cuanto a dibujo y color.
22. JEAN-MICHEL BASQUIAT (1960-1988)
Basquiat es, sin duda, el más importante y conocido del graffiti movement que se extendió en la escena neoyorkina a principios de la década de los 80, una corriente artística cuya influencia –enorme, desde luego- en la pintura posterior todavía está por medir
23. EDVARD MUNCH (1863-1944)
Modernista por su contexto, Munch podría ser considerado además el primer pintor expresionista de la historia. Obras como “El grito” son claves para comprender la pintura del siglo XX
24. TIZIANO (c.1476-1576)
La muerte prematura de Giorgione convirtió al longevo Tiziano en el faro de la pintura veneciana de su época. Su uso del color y gusto por los temas mitológicos definen por si mismo las características principales del Arte veneciano del XVI. Su influencia en artistas posteriores –Rubens, Velázquez- es importantísima.
25. PIET MONDRIAN (1872 -1944)
Junto con Kandinsky y Malevich, Mondrian es la principal figura de la primera abstracción pictórica. Tras emigrar a Nueva York, Mondrian dota a la abstracción de una velada cualidad emocional, como se ve en su serie de “boogie-woogies” realizada en la década de los 40
26. PIERO DELLA FRANCESCA (1416-1492)
Siendo una de las figuras claves del quattrocento, el Arte de Piero della Francesca ha sido descrito como “frío”, “hierático” o incluso “impersonal”. Tuvo que aparecer Berenson y los grandes historiadores de su época como Michel Hérubel –quién defendió la “dimensión metafísica” de la pintura de Piero- para que su Arte preciso y contenido ocupara el lugar que merece en la historia del Arte
27. PETER PAUL RUBENS (1577-1640)
Rubens fue uno de los más prolíficos pintores de toda la historia, en parte gracias a la colaboración de su estudio. Muy famoso en vida, viaja por toda Europa satisfaciendo encargos de muy acaudalados e importantes clientes. Sus desnudos femeninos siguen sorprendiendo hoy en día
28. ANDY WARHOL (1928-1987)
Polémico y brillante, Warhol es la principal figura del pop-Art y uno de los iconos del Arte contemporáneo. Sus serigrafías en serie de personajes populares (como una reinterpretación de las series de Monet) han pasado ya a la historia del Arte, y han influenciado a una gran parte de la pintura posterior
29. JOAN MIRÓ (1893-1983)
Como casi todos los genios, Miró es un artista inclasificable. Su interés por el mundo de lo inconsciente, lo oculto en el fondo de la mente, lo acerca al surrealismo, pero con un estilo personal, a veces más cercano al fauvismo o expresionismo, llegando hasta el punto de pasar largas temporadas sin ingerir alimentos para provocar un estado mental alterado que pudiera expresar aquello que Miró buscaba plasmar en sus pinturas
30. TOMASSO MASACCIO (1401-1428)
Pintor malogrado, pasará a la historia de la pintura como uno de los primeros en aplicar a sus obras las leyes de la perspectiva científica. Uno de los grandes renovadores de la pintura del temprano Renacimiento
31. MARC CHAGALL (1887-1985)
Artista de sueños y fantasías, Chagall fue toda su vida un inmigrante fascinado por las luces y colores de los lugares que visitaba. Pocos nombres de la Escuela de París de principios del siglo XX han contribuido tanto y con tal variedad a cambiar el Arte del siglo XX como este extranjero “impresionado por la luz”, como el mismo se definía.
32. GUSTAVE COURBET (1819-1877)
Figura principal del realismo, y claro precedente de los impresionistas, Courbet es uno de los mayores revolucionarios –tanto a nivel artístico como en su faceta de activista social- de la historia de la pintura. Al igual que Rembrandt y otros predecesores, Courbet no buscó crear belleza, sino que consideraba que la belleza más pura era representar la realidad sin artificios
33. NICOLAS POUSSIN (1594-1665)
El más grande de los pintores del barroco francés, Poussin ejerció una influencia vital sobre toda la pintura gala de siglos posteriores. Su uso del color es único entre todos los pintores de su era
34. WILLEM DE KOONING (1904-1997)
Tras Pollock, la figura principal del expresionismo abstracto, aunque una de sus mayores aportaciones fue no sentirse atado por la abstracción, y recurrir frecuentemente a una figuración desgarradora (su serie de “Mujeres”, por ejemplo) de gran influencia en artistas como Bacon o Freud.
35. PAUL KLEE (1879-1940)
En un periodo artístico de revoluciones e innovaciones, pocos artistas fueron tan determinantes como Paul Klee. Sus estudios sobre el color, que enseñó en la Bauhaus, son únicos entre los artistas de la época
36. FRANCIS BACON (1909-1992)
Máximo exponente –junto a Lucian Freud- de la llamada “Escuela de Londres”, la pintura de Bacon se rebela contra todos los cánones de la pintura anterior, no sólo en lo relacionado con la belleza, sino también contra la abstracción del expresionismo abstracto dominante en la época
37. GUSTAV KLIMT (1862-1918)
A medio camino entre el modernismo y el simbolismo aparece la figura de Klimt, quien también se dedicó a las artes industriales. Sus paisajes casi abstractos le convierten, además, en un predecesor de la abstracción geométrica.
38. EUGÈNE DELACROIX (1798-1863)
Es la figura clave del romanticismo pictórico y una influencia vital para el impresionismo francés. “La Libertad guiando al pueblo” demuestra la capacidad de la pintura no sólo para impresionar y emocionar, sino también para convertirse en el símbolo de una época
39. PAOLO UCCELLO (1397-1475)
“Qué dulce amante es la perspectiva”. Esta frase atribuida a Uccello resume por sí misma la mayor obsesión de este extraño artista: los avances que el descubrimiento de la perspectiva científica suponía para la pintura del Quattrocento
40. WILLIAM BLAKE (1757-1827)
Místico y revolucionario, pintor y poeta, Blake es una de las figuras más fascinantes del Arte de cualquier era. Sus acuarelas, grabados y témperas rebosan una imaginación (casi locura) sin parangón entre los artistas de su era
41. KAZIMIR MALEVICH (1878-1935)
Creador del suprematismo, Malévich será por siempre una de las figuras más polémicas de la historia del Arte entre el gran público, que se divide entre aquellos que lo consideran un renovador imprescindible y aquellos que consideran que sus obras basadas en polígonos de colores puros no merecen ser considerados obras de Arte
42. ANDREA MANTEGNA (1431-1506)
Uno de los mayores exponentes del Quattrocento, interesado en la figura humana, que representa en muchas ocasiones bajo perspectivas extremas (“El Cristo muerto”)
43. JAN VERMEER (1632-1675)
Es el principal exponente de la Escuela del Delft, y por derecho propio figura entre los grandes paisajistas de todos los tiempos. Obras como “Vista del Delft” se consideran como casi impresionistas por la viveza de su pincelada. También fue un hábil retratista
44. EL GRECO (1541-1614)
Uno de los más originales y fascinantes pintores de su época, con una técnica personalísima que sería admirada, tres siglo después, por los pintores impresionistas
45. CASPAR DAVID FRIEDRICH (1774-1840)
Figura principal del romanticismo pictórico alemán, aún hoy se le identifica como el pintor de los paisajes de soledad y angustia, con figuras humanas enfrentadas a la magnificencia de la naturaleza
46. WINSLOW HOMER (1836-1910)
La principal figura de la pintura americana de su era, Homer supuso un soplo de aire fresco para la escena americana, que se encontraba entre el academicismo y el casi romanticismo de la Escuela del Río Hudson. El trazo suelto y alegre de Homer le acerca al impresionismo
47. MARCEL DUCHAMP (1887-1968)
Una de las principales figuras del dadaísmo y ejemplo de artista total, Duchamp es una de las figuras más importantes y polémicas de su era. Su contribución a la pintura es tan solo una mínima parte de su contribución al mundo del Arte
48. GIORGIONE (1478-1510)
Como tantos otros pintores malogrados Giorgione nos dejará para siempre la duda de hasta dónde podría haber llegado su exquisita pintura de haber gozado de una larga existencia, y de qué lugar ocuparía ésta en la historia del Arte, aunque viendo la prodigiosa evolución de su directo heredero artístico –Tiziano- es fácil hacerse una idea
49. FRIDA KAHLO (1907-1954)
La fama que ha alcanzado su figura casi trágica en los últimos años parece oscurecer la importancia que Frida tuvo en el Arte latinoamericano. Marcada desde pequeña por las secuelas físicas de un accidente de autobús, los autorretratos de Kahlo parecen lamentos silenciosos.
50. HANS HOLBEIN EL JOVEN (1497-1543)
Tras Durero, el más grande de los pintores alemanes de su época, el fascinante retrato de “Los embajadores” sigue siendo una de las pinturas más enigmáticas de la historia del Arte
51. EDGAR DEGAS (1834-1917) – No siendo totalmente impresionista, las obras de Degas comparten ideales con los de dicho movimiento artístico. Sus pinturas representando a jóvenes bailarinas o ballerinas se cuentan entre los iconos de la pintura del XIX
52. FRA ANGELICO (1387-1455) – Uno de los mejores coloristas del temprano Renacimiento, y quizás el primero en evolucionar los avances realizados por Giotto di Bondone
53. GEORGES SEURAT (1859-1891) - Georges Seurat es uno de los más importantes pintores post-impresionistas, y está considerado como el creador del "puntillismo", un estilo de pintura en el que pequeños puntos de colores primarios crean la impresión de masas de colores secundarios e intermedios
54. JEAN-ANTOINE WATTEAU (1684-1721)
Watteau está considerado hoy en día como uno de los pioneros del rococó. Lamentablemente, murió en su máxima plenitud artística, como demuestra el genial retrato de “Gilles” realizado el año de su muerte
55. SALVADOR DALÍ (1904-1989)
“¡No podéis expulsarme porque yo soy el surrealismo!”, bramó Dalí cuando André Breton lo expulsó del movimiento surrealista por sus ideales fascistas. Aunque la frase suene presuntuosa (lo que nunca fue inusual en Dalí), lo cierto es que las pinturas de Dalí son hoy en día las imágenes más famosas de todo el surrealismo
56. MAX ERNST (1891-1976)
A medio camino entre el surrealismo y el dadaísmo aparece el nombre de Max Ernst, importante en ambas tendencias. Ernst fue un valiente explorador artístico que contó con el apoyo de la mecenas Peggy Guggenheim, con quien estuvo casado
57. TINTORETTO (1518-1594)
Tintoretto es el más ambicioso de los maestros venecianos (aunque no el mejor, ese honor sólo puede ser reclamado por Tiziano o Giorgione) y su magna obra culmina no solo el esplendor veneciano hasta la era de Canaletto, sino que le convierte también en el último de los maestros del Cinquecento.
58. JASPER JOHNS (n.1930)
La última leyenda viva del temprano Pop-Art, aunque él nunca se ha considerado como tal. Sus obras más famosas son las de la serie “Flags (banderas)” y “targets (dianas)”
59. SANDRO BOTTICELLI (1445-1510)
“Si Botticelli viviera, trabajaría para Vogue”, se ha escrito de uno de los artistas más famosos del quattrocento. Comparte con Rafael el hecho de ser amado u olvidado según gustos y eras, pero su uso del color es uno de los más fascinantes de toda la pintura antigua
60. DAVID HOCKNEY (n. 1937)
David Hockney es uno de los mitos vivos de la pintura pop. Británico de nacimiento, se traslada pronto a California, donde enseguida se siente identificado con la luz, la cultura y el paisaje urbano de la región
61. UMBERTO BOCCIONI (1882-1916)
La máxima figura del futurismo italiano, fascinado por el mundo de la máquina, en continuo movimiento, un símbolo de los nuevos tiempos contemporáneos
62. JOACHIM PATINIR (1480-1524)
Mucho menos dotado técnicamente que otros pintores flamencos como Memling o Van der Weyden, su contribución a la historia del Arte es vital por la incorporación del paisaje como elemento principal de la obra
63. DUCCIO DA BUONISEGNA (c.1255/60 – 1318/19)
Mientras Giotto di Bondone cambiaba en Florencia el rumbo de la historia de la pintura, Duccio de Buonisegna también aportaba un soplo de aire fresco a la importante escuela sienesa.
64. ROGER VAN DER WEYDEN (1399-1464)
Tras Van Eyck, el principal exponente de la pintura flamenca del siglo XV, maestro de la perspectiva y la composición
65. JOHN CONSTABLE (1776-1837)
La gran figura del paisajismo inglés, junto con Turner. Sus propias autolimitaciones (jamás salió de Inglaterra) impiden que este artista de gran técnica ocupe un puesto similar al del anterior en la historia de la pintura
66. JACQUES-LOUIS DAVID (1748-1825)
David es la cumbre del neoclasicismo, cuyas composiciones grandiosas parecen un reflejo de su ajetreada y revolucionaria vida
67. ARSHILLE GORKY (1905-1948)
Pintor de orígenes armenios, partiendo del surrealismo fue uno de los primeros artistas en abrazar el expresionismo abstracto. Fue llamado “el Ingres del inconsciente”
68. HIERONYMUS BOSCH (EL BOSCO) (1450-1516)
El Bosco es una de las figuras más fascinantes de la pintura antigua. Profundamente religioso, El Bosco ve en la sociedad de su época el triunfo del pecado, de la carne, de todas las cosas que han arrebatado al ser humano su carácter angelical, y quiere advertir a sus contemporáneos de las terribles consecuencias de sus actos impuros. Para ello crea obras como “El tríptico de las delicias”, considerado por algunos como un prólogo al surrealismo
69. PIETER BRUEGEL EL VIEJO (1528-1569)
Comúnmente se establecen paralelismos entre la obra de El Bosco y la de Bruegel, pero lo cierto es que las diferencias entre ambos son abismales. Mientras que las fantasías de El Bosco nacen de una profunda decepción y preocupación por el ser humano, con un mensaje claramente moralizante, las obras de Bruegel están cargadas de ironía y de un amor por la vida rural que parece anticipar el paisajismo holandés del siglo posterior
70. SIMONE MARTINI (1284-1344)
Uno de los grandes pintores del Trecento italiano, fue un paso más allá al contribuir a expandir los avances de éste, dando lugar al llamado “Estilo Internacional”
71. Frederic Edwin Church (1826-1900)
Church representa la culminación de la Escuela del río Hudson: posee el amor por el paisaje de Cole, el lirismo romántico de Durand y la grandilocuencia de Bierstadt, siendo más valiente y técnicamente más dotado que cualquiera de ellos. Se trata sin duda de uno de los mejores paisajistas de todos los tiempos, tal vez sólo superado por Turner y algunos impresionistas y postimpresionistas de primera linea como Monet o Cézanne
72. EDWARD HOPPER (1882-1967)
Hopper pasará a la historia de la pintura como el pintor de la soledad urbana. Su obra más famosa, el célebre “Nighthawks” (1942) se ha convertido, por derecho propio, en el símbolo de la soledad de la metrópolis contemporánea y en uno de los iconos del Arte del siglo XX.
73. LUCIO FONTANA (1899-1968)
Padre del “Manifiesto Blanco”, que afirma que "La materia, el color y el sonido en movimiento son los fenómenos cuyo desarrollo simultáneo integra el nuevo Arte". Sus “conceptos espaciales” son ya un icono del arte de la segunda mitad del siglo XX
74. FRANZ MARC (1880-1916)
Tras Kandinsky, la gran figura del grupo expresionista “El jinete azul” y uno de los más importantes pintores expresionistas. Su muerte prematura acaeció en plena evolución artística, cuando su uso del color anticipaba ya la abstracción
75. PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841-1919)
Otro de los grandes nombres del Impresionismo que pronto abandonó el movimiento para seguir una línea más personal, más similar al academicismo
76. JAMES MCNEILL WHISTLER (1856-1921)
Junto con Winslow Homer la gran figura de la pintura americana de su época. Whistler fue un excelente retratista, destacando el retrato de su propia madre, considerado como una de las grandes obras maestras de la pintura americana
77. THEODORE GÉRICAULT (1791-1824)
Figura clave del romanticismo, de vida y obra revolucionaria pese a sus orígenes burgueses. “La balsa de la medusa” es una de las primeras obras de denuncia contra el poder que ha dado la pintura
78. WILLIAM HOGARTH (1697-1764)
En una lista de los grandes retratistas de todos los tiempos nunca debería faltar la figura de Hogarth, cuyos estudios y bocetos podrían clasificarse incluso de preimpresionistas
79. CAMILLE COROT (1796-1875) – Una de las grandes figuras del realismo francés del XIX y sin duda alguna una de las mayores influencias para los impresionistas como Monet o Renoir, gracias a su amor por representar la naturaleza al aire libre, haciendo hincapié en el uso de la luz
80. GEORGES BRAQUE (1882-1963) – Junto con Picasso y Juan Gris, la principal figura del cubismo, la más importante de las vanguardias artísticas del siglo XX
81. HANS MEMLING (1435-1494) – Quizás el más completo de los pintores flamencos del siglo XV, aunque no tan innovador como Van Eyck o Van der Weyden
82. GERHARD RICHTER (n.1932)
Uno de los artistas más importantes de las últimas décadas, Richter es tan conocido por sus fieras abstracciones llenas de color como por sus serenos paisajes y escenas de velas
83. AMEDEO MODIGLIANI (1884-1920)
Uno de los retratistas más originales de la historia de la pintura, considerado como un pintor “maldito” por su ajetreada vida y su muerte prematura
84. GEORGES DE LA TOUR (1593-1652)
La influencia de Caravaggio es evidente en De la Tour, cuyo empleo de la luz y la sombra es único entre los pintores barrocos de su era
85. ARTEMISIA GENTILESCHI (1597-1654)
Su talento se halla entre los mayores del temprano barroco, deudor de Caravaggio
86. JEAN FRANÇOIS MILLET (1814-1875)
Una de las figuras principales de la Escuela de Barbizon, autor de una de las obras más emocionantes de la pintura del XIX: El “Angelus”
87. FRANCISCO DE ZURBARÁN (1598-1664)
El más cercano a Caravaggio de todos los barrocos españoles, sus últimas obras muestran un dominio del claroscuro sin parangón en la pintura de su tiempo
88. CIMABUE (c.1240-1302)
Pese a que en algunas obras Cimabue representa ya una evolución al rígido arte bizantino, su mayor contribución a la pintura fue el descubrir (cuenta la leyenda que pintando ovejas con una tiza sobre una roca) a un joven talento llamado Giotto, que cambiaría para siempre la pintura occidental
89. JAMES ENSOR (1860-1949)
Pintor violento, cuyas obras de apariencia inacabadas lo convierten en un precursor del expresionismo
90. RENÉ MAGRITTE (1898-1967)
Una de las principales figuras del surrealismo, sus obras aparentemente simples surgen de una compleja reflexión sobre la realidad y el mundo de los sueños
91. EL LISSITZKY (1890-1941)
Uno de los principales exponentes de la vanguardia rusa, influenciado por Malevich, que también destacó en el diseño gráfico
92. EGON SCHIELE (1890-1918)
Otro artista malogrado, sus desgarradores retratos influyeron en obras de artistas posteriores, como Freud o Bacon
93. DANTE GABRIEL ROSSETTI (1828-1882)
Posiblemente la figura clave del movimiento prerrafaelista, Rossetti abandonó la poesía para dedicarse a una pintura de aire clásico que influiría en el simbolismo posterior
94. FRANS HALS (c.1580-1666)
Uno de los retratistas más importantes de todos los tiempos, su estilo suelto y desenfadado influyó en el temprano impresionismo.
95. CLAUDIO DE LORENA (1600-1682)
Sus paisajes ejercieron una influencia vital sobre el paisajismo de siglos posteriores, tanto en Europa (Corot, Courbet) como América (Escuela del Río Hudson)
96. ROY LICHTENSTEIN (1923-1977)
Junto con Andy Warhol el exponente más conocido del Pop-Art, a menudo identificado con el mundo del comic, idea que el rechazaba “por ligera que pueda parecer la diferencia”
97. O'KEEFE, GEORGIA (1887-1986)
Figura clave de la pintura americana del siglo XX, O'Keefe redefinió por si sola el arte del oeste americano
98. GUSTAVE MOREAU (1826-1898)
Una de las figuras claves del simbolismo, introvertido y misterioso en vida, pero de gran libertad y colorido en sus obras
99. GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978)
Considerado el padre de la pintura metafísica y una importante influencia para el movimiento surrealista
100. FERNAND LÉGER (1881-1955)
Partiendo del cubismo, Léger se ve cada vez más atraído por el mundo de la máquina y el trabajo, que plasma en obras como “Los discos” (1918)
101. JEAN-AUGUSTE-DOMINIQUE INGRES (1780-1867)
Ingres fue el más destacado discípulo del neoclasicismo de David, por lo que no puede considerarse un pintor renovador. Sí fue, por el contrario, un maestro del retrato clásico